Actualité
Appels à contributions
Musique : Patrimoine Immatériel ? 

Musique : Patrimoine Immatériel ?

Publié le par Perrine Coudurier (Source : Pénélope Patrix)

Appel à contribution

***English follows***

Transposition. Musique et sciences sociales

http://transposition.revues.org/1142

N° 8 (2019) – Musique : patrimoine immatériel ?

Coordination : Elsa Broclain, Benoît Haug & Pénélope Patrix

    En 2017, près d’un tiers des dossiers soumis à l’UNESCO pour une inscription sur les listes du Patrimoine Culturel Immatériel de l’Humanité (PCI) présentent une composante musicale notable. Le rebetiko grec pourrait ainsi rejoindre plus de soixante-dix « musiques » – souvent articulées à des fêtes, danses, rituels, poésies, savoir-faire – dont le tango du Rio de la Plata, le shashmaqam en Asie centrale, le samba de roda brésilien ou encore l’artisanat et le jeu du tar en Azerbaïdjan. Les candidatures affluent depuis l’entrée en vigueur en 2006 de la Convention internationale pour la sauvegarde du PCI, qui a institué un nouveau paradigme patrimonial fondé sur les pratiques et les communautés plutôt que sur les monuments et les artefacts[1], dans la perspective des « nouveaux patrimoines » à dimension ouverte et participative[2]. Au-delà du giron des Nations Unies, cette nouvelle catégorie du « patrimoine immatériel » a infusé dans les lexiques et usages des inventaires nationaux, des politiques culturelles locales, des activités patrimoniales et muséales et dans les discours ordinaires, générant une diversité de modes d’appropriation et de contestation. Devant l’ampleur du phénomène, ce numéro de la revue Transposition propose d’explorer les spécificités de la musique dans le domaine du « patrimoine culturel immatériel », au sein du périmètre pratiqué par l’UNESCO et au-delà.

    Que fait le « patrimoine immatériel » à la musique ? Et inversement, que fait la musique au « patrimoine immatériel » ? Malgré une « inflation éditoriale » des études sur la patrimonialisation depuis les années 1980, l’analyse des effets de ce nouveau régime patrimonial sur la musique n’en est qu’à ses débuts. De récentes études ont commencé à interroger les inflexions du sens et de la valeur attribués aux musiques « patrimonialisées », notamment dans le domaine anglophone où le music heritageprend la forme d’un champ spécifique[3]. Dans le domaine francophone, des travaux se sont concentrés sur les transformations engendrées par la labellisation, depuis la mise en spectacle et en tourisme des pratiques[4] à leur mise en mémoire et en exposition[5] en passant par la modification des rapports de pouvoir entre les différents types d’acteur-trice-s impliqué-e-s[6]. Mais la musique semble alors se dissoudre dans la réflexion plus générale sur le PCI, voire dans le large des processus de patrimonialisation, qui demandent pourtant à être repensés à l’aune des récents déplacements. Dans le sillage de ces études, Transposition propose donc d’interroger la singularité des interactions entre musique et « patrimoine immatériel », en portant une attention très particulière aux façons dont cette notion est pratiquée (voire contestée) sur le terrain.

    Âprement débattue lors de la rédaction de la Convention, cette notion répondait en partie à la nécessité fonctionnelle d’une séparation des patrimoines de l’humanité en trois catégories (matériel, naturel et immatériel), correspondant à des divisions institutionnelles propres à l’UNESCO[7]. Une telle répartition n’est pas sans conséquences : plusieurs chercheur-se-s ont soulevé les problèmes épistémologiques et pratiques posés par cette nouvelle catégorie « paradoxale » sur le terrain[8], notamment en raison de la séparation artificielle qu’elle induit entre les dimensions matérielle et immatérielle de la culture[9]. Or la musique permet d’interroger cette division avec une certaine acuité, ne serait-ce que parce que la catégorie d’« immatérialité » renvoie à un héritage qui la situe du côté de l’esprit, voire de l’absolu[10] et de l’ineffable[11] – c’est-à-dire à une conception occidentale de l’expérience musicale, quand bien même l’UNESCO agit en vertu d’un prétendu « patrimoine de l’humanité » qui serait dans l’horizon de réception de tou-te-s. De fait, cette perspective universaliste entre en tension avec les spécificités locales des pratiques et formes symboliques qu’il s’agit de sauvegarder, tension que renforce la vocation de la Convention pour la sauvegarde du PCI à préserver la diversité des cultures contre les effets de la mondialisation[12]. Qu’implique donc le fait de mettre à un régime « immatériel » commun des musiques diversement ancrées dans des corps, des instruments, des objets et des lieux ? Comment les contextes performatifs, rituels et sociaux s’en trouvent-ils reconfigurés ? En somme, dans quelle mesure la catégorie de « patrimoine immatériel » peut-elle infléchir les imaginaires, conceptions et expériences locales de la musique, et par capillarité les théories vernaculaires et pratiques de création, de transmission, mais aussi de médiation ou de conservation ?

    Se demander ce qu’est une musique pour celles et ceux qui la vivent au quotidien, que ce soit en la jouant, en l’écoutant, en la transmettant, en l’appréciant, en l’exposant, en l’archivant ou encore en la médiatisant, nous fait donc avancer en terres ontologiques. La dialectique entre matérialité et immatérialité peut dès lors s’arrimer opportunément à la question des supports et moyens matériels de la patrimonialisation musicale : le dispositif de l’UNESCO s’inscrit dans le sillage de processus de collecte et de conservation remontant au moins au xixe siècle, et tirant parti d’innovations technologiques – en premier lieu dans le domaine phonographique[13]. Loin de « dématérialiser » l’expérience musicale, les outils numériques lui confèrent de nouvelles matérialités et l’installent dans de nouveaux dispositifs de production et de réception. Ils permettent dans le même temps la constitution d’une archive sonore inscrite sur des supports inédits, renouvelant les pratiques de conservation, de collection et de mise en répertoire. Ils créent parfois, à rebours, des attachements nouveaux pour les objets, les reliques et les traces. La dialectique entre matérialité et immatérialité dans les processus d’exposition, de conservation et de transmission de la musique, et plus largement dans la diversité des pratiques musicales, mérite donc d’être interrogée à nouveaux frais.

    Transposition fait appel au large spectre des sciences humaines et sociales pour investir cette réflexion critique sur les patrimonialisations musicales, prenant la diffusion croissante du paradigme du « patrimoine culturel immatériel » comme point de départ d’une analyse plus générale des articulations entre musique, patrimoine et immatérialité. D’études de cas en propositions théoriques, les contributions pourront s’organiser autour des axes suivants :

1.  Musiques et « patrimoine culturel immatériel » : enjeux politiques et esthétiques. En prêtant attention aux spécificités de la musique dans ses interactions avec le paradigme du PCI, seront interrogés les effets sociaux, politiques, mémoriaux et esthétiques du label et des dispositifs afférents. Les contributions pourront notamment s’intéresser aux carrières de musicien-ne-s, aux stratégies d’appropriation, de détournement ou de contestation des dispositifs patrimoniaux, aux effets de la scénarisation et de la médiatisation sur les pratiques musicales et à leurs conséquences stylistiques. Pourront également être examinés les rapports de pouvoir entre acteur-trice-s de ces processus, les effets de légitimation, de reconnaissance et d’exclusion au sein de « communautés », ainsi que la façon dont les échelles locales, nationales et globales s’en trouvent redéfinies.

2.   Patrimoines musicaux en question : histoire et renouvellement des pratiques patrimoniales. Il convient d’interroger l’idée-même de « patrimoine musical », ses présupposés et les valeurs qu’elle véhicule, en resituant son avatar le plus récent (le PCI) dans un processus historique de conservation, de régulation et de mise en valeur. Les propositions pourront s’intéresser à des façons plurielles (parfois concurrentes) de patrimonialiser la musique, et se demander comment les pratiques d’exposition, d’archivage et de médiation se sont vues modifiées par les technologies, idéologies et prescriptions patrimoniales. Dès lors, les vertus protectrices voire émancipatrices de ces dernières, de même que la légitimité qu’elles confèrent aux pratiques musicales, pourront être mises en balance des nouveaux cadres, formats, marchés, mais aussi des injonctions paradoxales à toujours plus de « tangibilité ».

3.   Matérialité(s) et immatérialité(s) de la musique. En s’adossant à une distinction entre culture matérielle et immatérielle, le tournant du PCI invite à investir le champ épistémologique. Les processus de patrimonialisation sont en effet susceptibles de révéler et d’infléchir les catégories et théories vernaculaires par lesquelles les musiques sont qualifiées, pratiquées, appréciées et transmises. Questionner ces catégories et ce qu’elles mettent en jeu, en particulier dans la relation à d’autres strates de l’expérience (corporelle, instrumentale, poétique, rituelle, sociale, etc.), permettra de considérer différentes ontologies de la musique qui ne se structurent pas toutes autour d’une dialectique binaire entre le matériel et l’immatériel.

     Outre les contributions scientifiques au dossier thématique, qui seront soumises à l’approbation du comité scientifique, la revue Transposition est ouverte à d’autres formats, qu’ils soient originaux ou déjà éprouvés dans la revue, dont celui de l’entretien (cf.https://transposition.revues.org). Le cas échéant, l’auteur-e prendra le soin de préciser qu’il/elle prétend à cette catégorie Varia.

    Transposition accueille des publications en français et en anglais. Les propositions d’articles (~1500-2500 caractères espaces compris hors bibliographie) devront être adressées avant le 1er février 2018 à transposition.submission@gmail.com. Les articles seront à produire pour la fin du printemps.

    Les auteur-e-s retenu-e-s pourront être invité-e-s à participer à une journée de travail organisée au cours de la période de rédaction des articles.

-------

[1] KURIN, R., « Safeguarding intangible cultural heritage : key factors in implementing the 2003 convention », International journal of intangible heritage 2 (2007) ; BORTOLOTTO, C. (dir.), Le Patrimoine culturel immatériel : enjeux d’une nouvelle catégorie, Paris, MSH, 2011.

[2] AUCLAIR, E., FAIRCLOUGH, G., Theory and practice in heritage and sustainability : between past and future, Londres, Routledgen, 2015  (2e éd.).

[3] BRANDELLERO, A., JANSSEN, S., COHEN, S. & ROBERTS, L. (dir.), « Popular music heritage, cultural memory and cultural identity », International journal of heritage studies 20/3 (2014), p. 219-223 ; COHEN, S., KNIFTON, R., LEONARD, M. & ROBERTS, M. (dir.), Sites of popular music heritage, Londres, Routledge, 2015 ; BAKER, S., ISTVANDITY, L. & NOWAK, R., « The sound of music heritage : curating popular music in music museums and exhibitions », International journal of heritage studies 22/1 (2016).

[4] CAMPOS, L., « Sauvegarder une pratique musicale ? Une ethnographie du samba de roda à la World Music Expo », Cahiers d’ethnomusicologie 24 (2011) ; DESROCHES, M., DAUPHIN, C., PICHETTE, M.-H., SMITH, G. (dir.), Territoires musicaux mis en scène, Montréal, PUM, 2011.

[5] LE GUERN, P. (dir.), « Patrimonialiser les musiques populaires et actuelles », Questions de communication 22 (2012).

[6] SANDRONI, C., « Samba de roda : patrimonio cultural de humanidade », Estudos avançados 69 (2010), p. 373-388.

[7] KHAZNADAR, C., « Le  patrimoine culturel immatériel : les enjeux, les problématiques, les pratiques », Internationale de l’imaginaire 17 (2004).

[8] BORTOLOTTO, op. cit.

[9] CIARCIA, G., La perte durable : étude sur la notion de « patrimoine immatériel », Paris, LAHIC / Mission à l’ethnologie, 2006.

[10] DAHLHAUS, C., Die Idee der absoluten Musik, Kassel, Bärenreiter, 1978 ; trad. fr., L’idée de la musique absolue, Genève, Contrechamps, 1997.

[11] JANKÉLÉVITCH, V., La musique et l’ineffable, Paris, Colin, 1961.

[12] UNESCO, 2003, Convention pour la sauvegarde du Patrimoine Culturel Immatériel, Paris, 17 octobre 2003 <http://unesdoc.unesco.org/images//0013/001325/132540f.pdf>.

[13] STERNE, J., The audible Past : cultural origins of sound reproduction, Durham, Duke University Press, 2003 ; trad. fr., Une histoire de la modernité sonore, Paris, La Découverte/Philharmonie de Paris, 2015.

---------------------------------

Call for Papers

Transposition. Musique et sciences sociales

http://transposition.revues.org/1143

Issue 8 (2019): Music: Intangible Heritage?

Editors: Elsa Broclain, Benoît Haug & Pénélope Patrix

    In 2017, almost a third of the files submitted to UNESCO for inscription on the Intangible Cultural Heritage (ICH) lists include a significant musical component. Greek Rebetiko could thereby join more than seventy listed forms of “music” - often associated with celebrations, dances, poetry and know-how – such as the Tango of Rio de la Plata, Shashmaqam of Central Asia, Brazilian Samba de Roda, and Tar craftsmanship and performance in Azerbaidjan. Applications have poured in since the 2006 entry into force of the International Convention for the Safeguarding of ICH, which established a new heritage paradigm based on practices and communities rather than monuments and artefacts[1], according to the perspective of “new heritages” and their aim to cultivate more open and participatory practices[2]. Outside the realm of the United Nations, this new category of “intangible heritage” has infused into the vocabulary and approaches taken by national registers, and into local cultural policy, heritage-related and museum activities, and the general discourse, generating a variety of modes of appropriation and contention. Considering the far-reaching implications, this issue of Transposition aims to explore the specific case of music in the domain of “intangible cultural heritage”, both within and beyond the framework used by UNESCO.

    What does “intangible heritage” do to music? And inversely, what does music do to “intangible heritage”? Despite an “editorial swell” in studies on heritagisation since the 1980s, researchers are only now beginning to examine the effects of this new heritage paradigm on music. Recent studies have begun to consider inflexions in meaning and value attributed to “heritagised” music, particularly in the English-speaking arena, where music heritage is a field of its own[3]. In the French-speaking world, research has focused on the transformations resulting from the ICH label on practices, such as their making into shows and tourist attractions[4], memorialisation, exhibition[5], and the power dynamics between the different actors involved[6]. Music itself, however, seems to dissolve into more general reflections on ICH, or to get lost in the gulf around heritagisation processes, which do require to be reconsidered in light of these recent shifts. In the wake of these studies, Transposition calls for the specific interactions between music and “intangible heritage” to be examined, with particular attention to how the notion of ICH is practised (and contested) in the field.

    Fiercely debated during the drafting of the Convention, the notion of ICH filled, in part, a functional need to separate world heritage into three categories (tangible, natural and intangible), in accordance with the institutional divisions used by UNESCO[7]. However, there are consequences to breaking heritage down in this way: a number of researchers have raised the epistemological and practical problems posed by this new “paradoxical” category in the field[8], especially with regard to the artificial separation it introduces between the tangible and intangible dimensions of culture[9]. Indeed, music affords a certain acuteness in the examination of this division, starting with the fact that the category of “intangibility” sends us back to a tradition that places music in the realm of the spirit—something absolute[10] and ineffable[11]—thus tying into a Western conception of the musical experience, whereas UNESCO’s mission concerns a so-called “world heritage”, i.e., perceivable to all. This universalist perspective comes into tension with the local particularities of the practices and symbolic forms being safeguarded, tension that is further intensified by the aim of the Convention for the Safeguarding of ICH to preserve cultural diversity from the effects of globalisation[12]. What, then, are the implications of enclosing within a single “intangible” system forms of music rooted in vastly diverse bodies, instruments, objects, and places? How do the performance, ritual, and social contexts end up being reconfigured? In short, to what extent might the “intangible heritage” category not only alter local imagination, conceptions and experiences of music, but also have effects spreading into the vernacular theories and into music creation, transmission, mediatisation and conservation?

    Asking what a form of music is to those who live it every day—by performing it, playing it, listening to it, transmitting it, appreciating it, exhibiting it, archiving it and mediatising it—moves us forward in the ontological terrain. The dialectic between tangibility and intangibility can then be articulated to the question of physical means and media used in musical heritagisation: UNESCO’s measures follow from a process of collection and conservation dating back at least to the nineteenth century, leveraging technological innovations, especially in terms of recording[13]. Far from making the musical experience “intangible”, digital tools give it new “tangibilities”, placing it within new systems of production and reception. At the same time, digital technologies allow sound archive to be inscribed onto new media, renewing modes of conservation, collection and repertorialisation, and sometimes—invertedly—creating new attachments for objects, relics, and traces. The dialectic between tangibility and intangibility in music exhibition, conservation, and transmission—and more generally in the diversity of music practices—thus merit fresh examination.

    Transposition invites the broad spectrum of social and human sciences to take up this critical reflection on the heritagisation of music, taking the growing dissemination of the “intangible cultural heritage” paradigm as the starting point for a more general analysis of the interplay between music, heritage, and intangibility. From case studies to theoretical proposals, papers can focus on the following themes:

1.    Music and “intangible cultural heritage”: political and aesthetic issues. With attention to the specific ways in which music interacts with the ICH paradigm, authors will examine the social, political, memorial, and aesthetic effects of the ICH label and associated measures. Possible subjects for consideration include musicians’ careers, strategies for appropriating, misappropriating, or contesting heritage measures, the effects of mediatisation and staging on musical practices, and their stylistic consequences. Other topics of interest include the power dynamics between the various actors in these processes, the effects of legitimation, recognition, and exclusion within “communities”, and how local, national, and global scales are redefined.

2.    Musical heritage in question: history and renewals of heritage conservation practices. We intend to examine the idea of “musical heritage” itself, what it presupposes and the values it conveys, by framing its most recent avatar (ICH) within a historic process of conservation, regulation, and recognition/enhancement. Proposals may address the multiple (sometimes competing) ways of heritagising music, and consider how the mediation, archiving, and exhibition of music have been changed by heritage policy, regulations, ideologies, and technologies, whose protective, even emancipatory, virtues, and the legitimacy they bring to musical practices, will possibly be weighed against new frameworks, formats, markets, and paradoxical injunctions to more “tangibility”.

3.   The tangibility and intangibility of music. Relying on a distinction between tangible and intangible culture, the turning point of ICH invites studies to invest the epistemological field. Indeed, heritagisation processes are likely to both reveal and alter the vernacular theories and categories by which music is qualified, practised, appreciated, and transmitted. Questioning these categories and what they invoke, particularly in relation to other strata of the experience (corporal, instrumental, poetic, ritual, social, etc.), will allow us to consider different music ontologies, which are not all structured around a binary dialectic between tangible and intangible.

In addition to the scientific papers for the thematic section, which will be reviewed and subject to the approval of the Scientific Committee, Transposition is open to other formats, either original or already having a precedent in the review, such as interviews (see https://transposition.revues.org). In this case, author(s) are asked to specify that their submission is for the category Varia.

    Transposition welcomes publications in French and English. Article proposals (~1500-2500 characters including spaces, not counting the bibliography) must be sent by 1 February 2018 to transposition.submission@gmail.com. The full articles will be required by late spring.

    Selected authors may be invited to take part in a workshop organised during the article drafting period.

-------------

[1] KURIN, R., « Safeguarding intangible cultural heritage : key factors in implementing the 2003 convention », International journal of intangible heritage 2 (2007) ; BORTOLOTTO, C. (dir.), Le Patrimoine culturel immatériel : enjeux d’une nouvelle catégorie, Paris, MSH, 2011.

[2] AUCLAIR, E., FAIRCLOUGH, G., Theory and practice in heritage and sustainability : between past and future, Londres, Routledgen, 2015  (2e éd.).

[3] BRANDELLERO, A., JANSSEN, S., COHEN, S. & ROBERTS, L. (dir.), « Popular music heritage, cultural memory and cultural identity », International journal of heritage studies 20/3 (2014), p. 219-223 ; COHEN, S., KNIFTON, R., LEONARD, M. & ROBERTS, M. (dir.), Sites of popular music heritage, Londres, Routledge, 2015 ; BAKER, S., ISTVANDITY, L. & NOWAK, R., « The sound of music heritage : curating popular music in music museums and exhibitions », International journal of heritage studies 22/1 (2016).

[4] CAMPOS, L., « Sauvegarder une pratique musicale ? Une ethnographie du samba de roda à la World Music Expo », Cahiers d’ethnomusicologie 24 (2011) ; DESROCHES, M., DAUPHIN, C., PICHETTE, M.-H., SMITH, G. (dir.), Territoires musicaux mis en scène, Montréal, PUM, 2011.

[5] LE GUERN, P. (dir.), « Patrimonialiser les musiques populaires et actuelles », Questions de communication 22 (2012).

[6] SANDRONI, C., « Samba de roda : patrimonio cultural de humanidade », Estudos avançados 69 (2010), p. 373-388.

[7] KHAZNADAR, C., « Le  patrimoine culturel immatériel : les enjeux, les problématiques, les pratiques », Internationale de l’imaginaire 17 (2004).

[8] BORTOLOTTO, op. cit.

[9] CIARCIA, G., La perte durable : étude sur la notion de « patrimoine immatériel », Paris, LAHIC / Mission à l’ethnologie, 2006.

[10] DAHLHAUS, C., Die Idee der absoluten Musik, Kassel, Bärenreiter, 1978 ; trad. fr., L’idée de la musique absolue, Genève, Contrechamps, 1997.

[11] JANKÉLÉVITCH, V., La musique et l’ineffable, Paris, Colin, 1961.

[12] UNESCO, 2003, Convention pour la sauvegarde du Patrimoine Culturel Immatériel, Paris, 17 octobre 2003 <http://unesdoc.unesco.org/images//0013/001325/132540f.pdf>.

[13] STERNE, J., The audible Past : cultural origins of sound reproduction, Durham, Duke University Press, 2003 ; trad. fr., Une histoire de la modernité sonore, Paris, La Découverte/Philharmonie de Paris, 2015.

-------------------

Appel en français : https://transposition.revues.org/1142

Call in English : http://transposition.revues.org/1143